No. de visitas

Thursday, December 24, 2015

DISCOS FAVORITOS DEL 2015 PARTE 1



Algunos de estos discos salieron oficialmente a finales del año pasado, pero su distribución (por lo menos para el promedio en MX) fue un tanto accidentado así que los estoy considerando dentro de este año. Como siempre esto es una opinión muy personal pero no puedo dejar de compartir lo mucho que  me han emocionado.


Alejandro Marcovich – Alebrije



El trabajo en la producción de este material es sobresaliente, cuidado en cada detalle. Basta con escuchar el primer riff de guitarra en el tema que da la cara como track 1 (Cables) es rasposo, es violento, seco y transmite con fidelidad las vibraciones que Alejandro imprime a las cuerdas. Alguna vez me dijo que no hay fórmulas o errores al momento de escribir una pieza musical, no lo entendí del todo pero a mi parecer esta canción frenética es ejemplo de aquel discurso. Hay temas más convencionales como “El Viaje “ o “Nada que decir” (ambos sencillos del álbum) que por su excelente manufactura encajan perfecto en esta colección de temas que para mi sorpresa demuestran irreverencia y frescura que antes se asomaba en la larga carrera de Alejandro, pero que en este son expuestos de forma descarada y sorpresiva.

Que gusto escuchar a un músico con tanta convicción en su trabajo, porque exactamente viene a reafirmar el concepto muchas veces tomado a la ligera de “músico” a forma de paréntesis (y reclamo) ¿Cuántas carreras y bandas hemos visto caer en su conformidad? El termino músico es sinónimo de artista y un artista siempre estará en la búsqueda desesperada de elementos que alimenten su creatividad, no concibo pensar como alguien que se hace llamar músico se pierde en banalidades y conformismo, por fortuna este no es el caso ni de lejos.

Hay temas de gran emotividad como “Bolero 335” (quizá mi favorita), que te hacen desear haber vivido aquellos años de grandes salones de baile, con su estética nebulosa y sus noctívagos enamorándose en cada movimiento. Contiene también temas increíblemente festivos (Wa Wa, Amorcito corazón) que demuestran la capacidad y sobre todo el compromiso con que pueden abordarse géneros infravalorados por la mayoría de las bandas o proyectos en la escena Latina. Que decepcionante es escuchar a las agrupaciones que toman estos ritmos como una broma, como algo para hacer sonar chistositas sus canciones o peor aún, los que son supuestamente representantes de una herencia musical latina a nivel internacional y no son más que una caricatura gringa de lo que en teoría es correcto o aceptable para el consumo.

Están los temas potentes como la estupenda “Alfombra Mágica” y su desenlace de guitarras cascabeleantes y figuras de e-bow que asemejan aves intoxicadas o que se yo…
Gozar contigo es otra pieza sobresaliente, mas rock, mas cha-cha-cha, mas sonidos reptilianos, mas solos animales, más de todo esto para la pálida escena musical… Por favor!

Me tomo el atrevimiento de decir que esto es musicalidad en su habitad natural y que el tiempo le dará el justo reconocimiento que se merece.


Destroyer - Poison season


Ya hace bastante tiempo del trabajo previo de Destroyer y tras algunas canciones que fueron lanzadas después, no quedaba muy claro el camino de la “banda” era difícil saber si regresarían al sonido tan diferente que trabajaron en Kaputt  o si nuevamente habría algún cambio radical como ha sido en cada producción de ellos.

La verdad es que “si y no” yo deseaba que los cambios fueran mínimos pero los grandes artistas suelen tener poco respeto por el estancamiento y en esta ocasión la primer escucha fue desconcertante pues lo arreglos de metales permanecen pero van más a lo clásico y al sonido orquestal, las voces y arreglos de guitarra son más tenues y más bien complementan el trabajo de percusiones, baterías, bajos y sibre todo cuerdas que ahora son más protagonistas. El disco gana fuerza con cada vuelta y los temas de calidad impecable no se han ido, temas como Hell con su sabor big-band y la épica Times square con sus guiños a Young America de Bowie en su época Soul. Es quizá el hilo conductor de su trabajo anterior a este mas reciente con la cancion Archero n Beach una delicadez en el bajo y la voz para dejarse ir a esos lugares repletos de dunas en los que Destroyer suele caminar.
Casi para cerrar esta otra bella pieza “ Solace's Bride” una canción atemporal, porque Destroyer cada vez más apuesta por la calidad a prueba de tiempo, que por la moda o sonidos denominados como “modernos”.

Destroyer es otro más de los componentes de esta pequeña oleada de grupos Canadienses cuya particularidad ha sido despojar de glamour a sus propuestas dotándolas por el contrario de una ejecución solemne, impecable, de una declaración de principios musicales y de una sensibilidad que parecía ya olvidada o más bien menospreciada.



Tv on the radio – Seeds



Desde su increíble disco Dear Science los TV habían seguido por una línea más convencional en su trabajo posterior y después de 4 años de silencio regresan con estas hermosas canciones. En ningún otro trabajo se encuentra tan marcada la vena sentimental que este expone, las capacidades vocales de Tunde Adebimpe están probadas al máximo, se le nota tan a gusto en su interpretación que contagia y estremece con temas aterciopelados como Careful You, Test Pilot, Love Stained y Truble este último con sus rototoms pegando directo al corazón son una maravilla.

Existe también una clara tendencia a lo electrónico y un trabajo de estudio-producción del más  alto nivel. Un par de ocasiones han visitado nuestra ciudad y recuerdo la cara de la gente de “que hueva” inclusive los chiflidos de desesperación aclamando a la banda estelar del evento, en fin no es una banda fácil porque a mi parecer no todos estamos en la disposición (a veces) de hacer un esfuerzo auditivo por descubrir nuevos lenguajes y formas de hacer música. Este disco es una buena excusa para acercarnos a ellos, pues muestra a la banda en plenitud y efervescencia creativa.

De verdad es un oasis entre tantos grupos de Pirotecnia. Dicen que no hay forma de medir la calidad, que es un término subjetivo, pero es mentira así como la belleza puede ser percibida incluso con ojos cerrados este disco debe ser escuchado de la misma forma.


Grimes - Art Angels


Grimes…   La princesa electrónica de mirada de angustiada, una frágil heroína de estos tiempos, que expuesta a las multitudes se vuelve vulnerable pero que acepta no poder vivir de otra forma. Musicalmente este nuevo disco plasma todos estos elementos porque es imposible (en su caso), que su música tenga tal trascendencia si fuera interpretada por otra persona e igualmente su imagen no tendría la importancia que tiene si su música no fuera genuina y rompedora en muchos sentidos.

Parecen lejanos aquellos arreglos de sintetizadores y secuencias que te llevaban más a la nostalgia, aquellas voces repletas de reverberación que le servían de escudo. Ahora en este disco opta por seguir estructuras más convencionales con canciones que la gente ha llamado pop de una forma despectiva. Pop en comparación a qué? 

Enfocándome en las melodías puedo decir que tienen esa virtud (tan difícil) de incrustarse en tu cabeza con beats de gran nivel y voces rozando en lo sensual como nunca. Los temas más increíbles de este disco son también los más desconcertantes para sus fanáticos y críticos, son también los más desenfadados y agridulces.

No imagino a uno de esos artistas que llaman “pop” interpretando (ya no digamos creando) canciones tan contundentes como Scream o dándole tal impacto visual a canciones como “Flesh without blood” hay líneas muy sutiles que alejan su trabajo de lo que comúnmente la gente asume como –del montón- o pasajero y aquí es donde debemos poner atención para apreciar y maravillarnos con estos temas (todos) repletos de estas líneas y detalles.

Hay canciones donde logran transmitirse las mismas angustias y emociones presentes en sus temas más celebres como génesis, pero esta la desconcertante sorpresa de no estar representados con las mismas formulas, ahora son alegres y potentes como la bellísima “Pin” o la Techno cyber punketa “Realiti” y una rabiosa-contagiosa “World Princes”.

Parece que no tengo nada negativo que decir, hay algo inexplicable que me gusta de ella y su música y creo que para comprender un poco la modernidad musical en esta década es válido darle una oportunidad a esta Alienígena multicolor proveniente de Saturno. Lo mismo pasa días enteros en el estudio grabando temas con decenas de voces sobre puestas y otros días más se tumba a contemplar el mundo a través de ventanas ciberneticas. Lo mismo viste con ropa de segunda mano que con modelos Rodarte o Chanel (Muy fashion?) que no pierden oportunidad para salpicarse de su encanto y enigmática composición. 


Zola Jesus – Taiga 

Zola Jesus es uno de los grupos más creativos al momento de incorporar elementos electrónicos, con una voz potente y singular logra distinguirse en un ambiente que ha caído un poco en la repetición. Toda esa densidad en sus anteriores producciones esta también aquí presente, pero de forma menos aspera, más amable, más fina y nos enseña un rostro mas humano.

Temas épicos y explosivos con baterías abundantes y con arreglos de sintetizador van desgarrando para acompañar o más bien para interactuar con las melodías vocales que en esta ocasión son más naturales  despojadas de efectos y derramando sensibles melodías.

El primer single “Dangerous Days” me dejo clavado, tiene todos los elementos que terminan por encarnarme de una canción, con sus secuencias neuróticas y su voz poderosamente confortable 


Natalia lafourcade – Hasta la raíz

Puedo decir que por lo menos en México existe una facilidad impresionante para crucificar y olvidar los “pecados” este es el caso de Natalia quien muchas veces represento todo aquello que se considera vomitivo por parte del publico rockero. Una persona con “palancas” que hace canciones pegajosas, que asiste a todos los programas televisivos impuestos por las grandes compañías que le respaldan. Qué difícil es dar una oportunidad a alguien que ha tenido una carrera tan fuera de la realidad para la mayoría de músicos del país y sin embargo; Ese tema que da título al disco despertó mi interés real por saber de qué trataba su onda, ya antes había realizado un disco de versiones a Agustin Lara del cual salió bien librada y sirvió para acercar a las generaciones recientes a la música de este gran compositor. Grata sorpresa ver que no era una casualidad, que Hasta la raíz no era otro sencillo “bonito”.
Es sin temor a equivocarme esta canción una lección de movimiento, de evolución y de aprendizaje. Vocal y líricamente está destinada a convertirse en uno de los temas que se recordaran en la tropezada escena musical de nuestro país y lo es merecidamente, muchas buenas canciones contiene este disco además de ella y sin duda hay madurez y capacidad para corregir e iniciar un nuevo camino.
Parece que Natalia está haciendo lo correcto dando prioridad al contenido y trabajo de ideas sin importar el que dirán…
Quien pensaría que un disco con claras bases folclóricas iba a poder alborotar a la “chamacada”? Que siempre es tan impresionable por las agrupaciones que se la pasan apostando por la imitación extranjera.
Es un disco bonito, para pasarla bien, para escuchar con la novi@ en turno, pero no acaso es ese uno de los fines primordiales de la música?


Tuesday, April 8, 2014

ROCK MEXICANO?



Hay que aclarar un par de puntos antes de comenzar con este tema tan “contradictorio”

1-      El rock es un género musical proveniente de EU a mediados del siglo pasado cuya principal virtud es (siento yo) su ambigüedad y maleabilidad al momento de fusionar géneros como el rhythm and blues, el country, el folk y el jazz.  En el sentido mas estricto se puede decir que su estructura esta basada en guitarra, bajo y batería como instrumentos principales, mismos que comenzaron su producción “masiva” de la mano del rock y por lo tanto provoco una completa revolución pues casi cualquier podía hacerse de alguno de estos instrumentos y sin necesidad de algún conocimiento especializado podía quizá llamarse “músico” de rock. Es de imaginarse que esto fue un aspecto ampliamente criticable por la policía de las buenas costumbres, pues no era aceptable que la clase media-baja tuviese acceso de manera tan fácil a una actividad que parecía exclusiva de la aristocracia.

Se puede concluir entonces que el rock es un género ampliamente ambiguo donde quizá la única constante es la utilización de ciertos instrumentos y estilos musicales propios de su región-origen.

2-      La música mexicana tiene su origen en la música prehispánica, donde se carecía de instrumentos de cuerda por lo que su base instrumental se hacía valer de instrumentos de viento y percusión para recrear los sonidos de su entorno, para evocar danzas y rituales siempre en busca de la espiritualidad y convivencia, siempre en busca de equilibrio. Lastimosamente casi se ve extinta con la invasión “cultural” que significo la llegada de la autodenominada civilización.

Afortunadamente resurge renovada en sonidos, pero intacta en esencia para dar paso a la llamada música popular que no es otra cosa que la voz de un pueblo ansioso por encontrar y exaltar sus raíces y asqueado de siglos repletos de injusticias. Es aquí donde la polirritmia juega un papel protagónico dándole a la parte vocal un escenario de exuberantes magnitudes en el cual podía desarrollarse de forma única e inexplorable. La lirica mexicana seria entonces el alma esta nueva forma de expresión, de esta nueva música que había sido manoseada y menospreciada, pero que ahora resurgía con orgullo.

Entonces que es el rock mexicano? Es el que se toca haciendo una copia de ritmos y estructuras propias del genero, pero tocado por mexicanos? O es el que se toca tomando como base elementos culturales de nuestro país para fusionar con elementos rock?

El rock puede entonces ser considerado como algo más profundo que un género, puede ser entonces una actitud y una forma de expresión que no entiende de ataduras, es aquí donde la música mexicana puede nutrirse y hacer uso de el, pues el discurso de ambos seria entonces un sinónimo.

A continuación expongo  mi postura al respecto con ejemplos ya que con palabras terminaría quizá revolviendo y enredando más las cosas, he aquí 5 discos que considero una real y desinteresada fusión de ambos elementos, ya he hablado anteriormente de agrupaciones que lo han logrado pero en esta ocasión intento exponer a las agrupaciones menos reconocidas, pero que en calidad y discurso sobrepasan por mucho a los impuestos y considerados ya como “vacas sagradas”. Hay que tener mucho cuidado, no es rock mexicano (por lo menos para mi) tomar una melodía regional e imitarla  o poner un forzado arreglo de mariachi yendo por los caminos de la obviedad fortuita. Debe haber un trasfondo para que el esfuerzo se vea sustentado.

Tratare entonces de no poner los mismos discos de siempre…


ICONOCLASTA
1983 álbum Iconoclasta

Disco con una ejecución sobresaliente y muy por encima de la media de aquellos años, toma muchos elementos del extranjero pero no deja de sentirse tan familiar y tan cálido, porque? Es quizá la forma tan elegante y natural en que los sonidos populares son abordados? Es quizá que la buena ejecución de un instrumento será siempre sinónimo de universalidad? 

No se me ocurre más explicación, la bella manantial encierra ese misticismo, esa quietud y me transporta a lugares que bien podrían ser paisajes de futurismo propios de la metrópolis en la que se había convertido nuestro México DF.

Sus canciones:
                Cuentos de Arquicia
                Dorian
                Manantial
                Memorias de un hechicero
                Estudio VI
                Origen, cúspide y muerte
                Fuera de casa







SANGRE AZTECA
1991 álbum Sangre Azteca

Acordeones, guitarras y sintetizadores no parecieran ser una combinación exitosa al momento de hacer un disco bajo el peso y responsabilidad que su título tiene implícito. Sin embargo lo es y con creces, las letras dan coherencia a la música que en una primera revisión nos deja desconcertados, con una instintiva pregunta, que demonios es esto? 

Para los que estábamos acostumbrados al llamado rock en tu idioma, este disco nos toma desprevenidos, era quizá demasiada verdad y belleza. Afortunadamente el tiempo nos da segundas oportunidades y es asi como pude admirar la completa importancia de este álbum. Uno puede esperar estructuras de música prehispánica de forma fortuita, pero mas que eso lo veo expresado como una sensación, como un reflejo de algo implícito en las creencias y convicciones de los integrantes del grupo.

Dejo con ustedes la canción que encapsula el sonido general del disco, Tonantzin una deidad femenina a la que se rinde tributo con una hermosa y enloquecida stratocaster.
  
Los temas:
Cuauhtémoc
Hay otros mundos
Como se cura
Basta ya
Tonantzin
Nos armamos de valor
Cholos
La resistencia
Polca Chilanga
Inesperado
Al ras



REAL DE CATORCE
1994 Álbum Contraley

Aludiendo siempre al blues y saliendo tan bien librados como nadie, aludiendo siempre al resultado y no a la formula. Así es real de catorce, con sus letras a flor de piel y con la desgarradora presencia de la fantasía como una voz interior. La canción que da título al disco es un himno de dulzura la forma en que las palabras adornan es para mi admirable, no es acaso lo que todos añoramos? cuando repetimos la célebre –muestra callada locura nuestro mágico ayer-

Se sienten los pasos firmes dados por la agrupación que nos habla de chamanismo y de guías espirituales para los perdidos, para los borrachos de nostalgia, para las prostitutas de los pantanos.  

Las canciones:
El taxi de los sueños
El blues del atajo
Dorina y Abel
Jenny
Llame por favor
Tu alma no pesa
Contraley
El quinqué
Devoto amor
El honor y la furia
Beso de ginebra
Esta noche




ODIO FONKY
1995 Álbum Tomas de Buro

La primer opinión que oi sobre este disco fue… Pero que chingados??? Eso no es Rock??
Y yo me pregunto porque? Acaso porque no están presentes los clásicos compases 4/4? Acaso porque las letras parecen trabalenguas que recuerdan los sonidos diarios emanados de las calles? Acaso porque los solos de guitarra parecen encerrar el lenguaje de reptiles y no los de imitadores incansables de Jimmy Page? Bueno quizá el tipo que lo dijo tenia razón, no es rock o por lo menos no lo es de la forma en que el estaba acostumbrado. Dudo que algún otro disco en mexico sea tan independiente como este, grabado tan solo con 4 canales y siempre de madrugada. Es un disco estrambótico que rompe todos los cánones en el rock mexicano, en la música mexicana, en la lírica mexicana.

Ahí está su valor, un disco difícil sin duda, tan difícil como aceptar perderse entre las calles toxicas de las cuales solemos renegar, pero que a fin de cuentas constituyen una parte importante del ser en que nos hemos ido convirtiendo.

Materia toxica sale un poco del contexto general pero me intriga y embelese cada vez que la escucho, con su solo de guitarra oriental y con sus percusiones casi sacadas de una película de ficheras, estremece por su crudeza y sensualidad (muy enfermiza)

Las canciones:
El En Principio Fue El Kiosko
Chilanga banda
Malafacha
La Misma Vieja Canción
Nuestro amor es ese gato negro muerto en el baldío
Tatuaje
Moros con tranchete
Nadie da por nada su corazón
Indian Summer
Fama fatal
Materia tóxica
El Cara De Memorandum O Cutis De Currículum
Odio fonky
El recado
El suicida
Radio odio




LA BARRANCA
1996 Álbum El fuego de la noche

En cada disco de la barranca va implícito (como en ningún otro grupo en México) el sello de calidad e inamovible identidad mexicana. Simplemente al oírlos sabes que estas oyendo un grupo genuino y fuertemente inspirado en nuestra historia. Sin embargo es en el Fuego de la Noche donde se ve acumulado el trabajar de años, de una idea estetica con calidad de exportación (como alguna vez lo leí por ahí). Temas contundentes que transpira folclor que hacen homenaje a los templos ancestrales, a las voces que se mueren diariamente con la esperanza de ver renacer aquellos momentos de pureza. Todo esto no tendría efecto si no existiera el fuerte compromiso con la música de cada uno de los integrantes en la barranca.

Las letras nuevamente forma parte primordial en el desarrollo de los temas, las guitarras son un elixir refrescante. Si alguna vez existe duda de cómo deben conjugarse elementos este debería de ser un referente para cualquiera que quiera tomar de forma seria el hacer música.  Como ejemplo esta Akumal, una canción que nos adentra en la selva donde los duendes mayas habitan, donde la oscuridad es un cobijo y donde los templos resisten el paso del tiempo. El riff de violín al final de la canción podría describirse de muchas formas, quizá la correcta seria perfección.

Las canciones:
Reptil
Akumal
Esa Madrugada
El alacrán
Elixir de la vida
Don julio
El síndrome
Quémate lento
La barranca
El mezcal
El cometa
Ruinas
Cerca del fuego





Wednesday, March 12, 2014

THE SUNDAYS - Breve tregua entre Locura y Pop





Hablar de pop es quizá adentrarse en un género infravalorado, es quizá adelantar cualquier juicio objetivo para menospreciar en si un género que lastimosamente carece de credibilidad. Cierto, están los múltiples trabajos prefabricados y sus ramificaciones que tanto dañan a la música y que tanto han confundido a generaciones enteras que buscan la aceptación por medio de ídolos disfrazados de marionetas.
Pero realmente que es el pop? Es un sonido simple? Un género para las masas? Un género carente de imaginativa? Al igual que el rock, el pop ha sido maltratado y desvirtuado en mucha mayor medida. No se me ocurre otro ejemplo más contundente que esta banda para hacer un juicio más a fondo sobre las múltiples bondades del género, también en el undergroud se sufre (y mucho) de falta de propuestas en sus canciones y se cae una y otra vez en la sobreexposición de las mismas melodías e ideas pomposas pero carentes de ingenio. The Sundays son la cara opuesta, son la frescura e ingenuidad que hasta el día de hoy no deja de emocionarme con todo y su marcado beat noventero (gracias).

Hablando de líricas…



Palabras como amor, odio, perdón, desilusión son tópicos, pero su fuerza radica en el contexto que son desarrolladas por la voz siempre angustiada de Harriet Wheeler, una tremenda vocalista que ejecuta las composiciones de David Gavurin de forma insuperable, tiene la facilidad de conmover a cualquiera aun sin estar realmente seguros del significado en su discurso. 

No pretendo hacer un estudio bibliográfico sobre su obra, más bien intentare exponer solo una pieza por cada álbum ya que créanme (si deciden hacerlo) será un placer ir descubriendo cada uno de los temas sin prejuicios que mis torpes palabras puedan provocar.



Llegaba la ambigua década de los 90 y así su primer disco (Reading, Writing and Arithmetic).Como olvidar aquel impacto al escuchar por vez primera Heres where the story ends? No era la música más conmovedora que hubiera oído, tampoco la más armoniosa, no era la voz más femenina o sensitiva que hubiera escuchado, era todo eso en una sola pieza hablando de dejar (y superar) una terrible sucesión de momentos, era tratar de salir de un momento difícil adentrándose en tus cualidades personales, era reprocharse los errores que uno mismo provoca. Era simplemente una canción perfecta (y no era la única) y había llegado como todas las cosas buenas de la vida, es decir, inesperadamente pero jamás por coincidencia. Sus acordes mayores con sus ligeras variaciones me mostraban caminos poco transitados, sus guitarras acústicas de ahora en adelante seria marca registrada e influencia eminente para mí. Estaba feliz, volvía a creer en la aparente simplicidad y había dejado los acertijos para otros momentos, a veces solo hay que sentir las cosas y apreciar su honesta belleza… Si el pop carece de emociones genuinas entonces The Sundays son inclasificables dentro de este género Amen




Tras un moderado éxito tratándose de un artista expuesto por los medios como pop; llega su segundo disco (Blind 1992) y con el la confirmación, la materialización de una banda con la envidiable facilidad de hacer temas personales y musicalmente más experimentados. Quizá no sea un disco tan sorprendente como el primero pero no demerita en su calidad, de aquí tomare la frenética Goodbye, una delicia más del lado del Dream y del Synth, no hacía falta pero con temas como este estaba claro que habían sobrepasado el lastimado estigma de los detractores (Actualmente creo que les dicen Trolls). Aplaudido por la crítica y por una generación de jóvenes que sufrieron (me incluyo) una sobre exposición al romanticismo propio de la década, la sólida vocalización final de la canción es evocadora y provocativa, es alegre y agria. Las guitarras cargadas de chorus y reverb asemejan a lo conseguido por otra gran agrupación de la época como coctea twins, pero abordado de forma más transparente para los oídos comunes. La letra era mucho más ambigua que las contenidas en su obra previa, Goodbye era la palabra más sugestiva y pronunciada de forma que al escucharla pudiera sentirse un enjambre de emociones en el estómago, no podía (puedo) dar una coherente explicación del porqué…




Una larga ausencia y una gran espera para muchos de sus (ahora sí) crecientes admiradores, una banda que se había convertido en algo así como un culto, pero que no podía tacharse de esa forma pues a fin de cuentas en el colectivo se les había promovido como pop (que odioso es eso de etiquetar). La crítica parecía renuente, decían que poco o nada había cambiado en su propuesta tras 5 años de espera, pero como todo lo bueno solo el tiempo mostraría el real alcance de una obra maestra (Static and Silence 1997). 
Lo primero que salta a la vista es la temática guitarrística del disco, quizá por ello sea mi favorito. El abanico de técnicas utilizadas es poco digerible y contrasta con el hecho de que es casi imperceptible, es decir, como distinguir un efecto phaser de flanger de un chorus creando híbridos muy sutiles, bueno no indagare en cosas técnicas, pero es sin duda un ejemplo de cómo tocar con modulaciones y sacar lo mejor de ellas.
 Las letras regresan a su inicial y aparente simpleza, a su existencialismo accidental, figuras instrumentales con guiños de protagonismo en todas las canciones, emociones en un exquisito frenesí. Así lo deja claro desde un inicio el tema de bienvenida Summer Time, un canto lleno de ilusiones como si estuviera redescubriéndose el amor adolescente, un arreglo de metales envidiable, más que perfecto para la pieza que en cada compas estalla en gritos de éxtasis y felicidad, una ensalada de flores afrodisiacas cuyo sabor estaré recordando (espero) por décadas. Mas piezas como esta le hacen falta a la música popular que tiene en su real y más grande exponente al cuarteto de Liverpool (jamás olviden que son un grupo pop) 






A veces hay que estar atento a los sonidos más elementales, a veces hay que buscar donde aparentemente no hay nada más que encontrar y dejar los prejuicios a un lado, no hay etiquetas, no hay gustos culpables, solo gustos que nos definen y emocionan. Es como cuando temes a declarar tu amor a una chica(o) por temor a que te digan que es fea(o), tal vez es la más horrible del mundo para muchos y quizá la más bella para otros, es así de simple, en la música hay lugar para todo menos para mentalidades invalidas



Un extra… 

Efusivas guitarras con las que palidecen los músicos que se asumen como virtuosos… no entremos en detalles, 3 notas a veces son suficientes y les garantizo estaremos de regreso en los entrañables 90´s



Thursday, December 5, 2013

LOS MEJORES DISCOS DE 2013

2013 ha sido un año de grandes regresos y grandes discos, retomo algunos de los trabajos más significativos encontrando artistas consagrados, nuevas propuestas y clásicos (personales) que hicieron de este año uno de de los mejores en mucho tiempo.

Random Access Memories - Daft Punk

RAM supera por mucho mis expectativas, es quizá el último disco sorprendente que he escuchado y también uno de los más retrogradas (en el buen sentido). Los puristas del electro lo rechazan, lo cierto es que Daft Punk ha sobrepasado el género que inicialmente los dio a conocer. Siempre me intereso su trabajo y siempre me pareció iban en ascenso, este disco combina lo mejor de 2 mundos y cualquier comentario negativo por lo menos para mi es justificado solo por la envidia. Técnicamente es espectacular y juega (como en la época glam) con la imaginación de las personas creando personajes inverosímiles e increíblemente carismáticos, se nutre de fantasías que tanto le hacen falta a la música de hoy en día. El lado vanguardista y experimental no es abandonado en ningún momento, decir que toma fragmentos de la música disco para llegar a la gente es como decir que los Beatles tomaron la música clásica para dotar de pomposidad sus canciones, nada más falso e inocente que este tipo de aseveraciones.
Es un disco perfecto, me recuerda a la época en que comprabas un disco a sabiendas de que cada canción seria genial. Las líneas de bajo son una delicia, sus arreglos orquestales son épicos, sus colaboradores sacan lo mejor de si y las programaciones y demás maquinaria tienen toda la marca Daft Punk en cada nota. El dúo no pidió ser considerado un visionario de la electrónica cuando crearon su primer disco con elementos al alcance de cualquier ser humano, tampoco pidieron ser el banquete que dejara indigestados al público hambriento de tops en la lista de popularidad. Con este trabajo confirman que han dotado de humanidad lo que parecía ser inhumano y que primero que nada son grandes músicos y como tales en cada trabajo que realicen ganaran y perderán seguidores que los mantendrán vigentes.






Static - Cults

Las voces  femeninas  siempre tendrán un encanto especial y mas al momento de evocar el mejor pop de los 80&90. Canciones directas y con una estructura contundente son el cimiento de este gran disco, que no se esmera por sobresalir en el rubro vanguardista que erradamente las vacas sagradas de esta  generación  insisten en querer alcanzar. Todo el disco es “bonito”  y me recuerdan lo importante que es saber hacer canciones que parezcan ser simples olvidándose de iedas abstractas que cuando no son bien canalizadas terminan por dejarnos tirados en medio del aburrimiento.
Los estribillos de las canciones son explosivos y quedan perfectos a la voz dulce que les da vida, un disco para sentirse confortado y recordar en sus explosivos compases los buenos momentos de la música en los 90, por alguna razón encuentro gran melancolía en sus notas, quizá la forma en que esta grabado-mezclado tiene mucho que ver pues se nota la influencia brit pop en los aspectos técnicos aunque claramente su contexto “emotivo” por llamarlo de alguna forma, responde mas al movimiento anglosajón.  Vale mucho la pena, seguramente sus parejas sentimentales agradecerán escucharlo a su lado.





Romantisismico – Babasonicos

Que lejos quedaron los días de Jessico e Infame, es triste ver que una banda alcanza un tope creativo y después se ve atrapada en la repetición de fórmulas, o no?  Babasonicos regresa y hace ya algunos discos les perdí el rastro hasta que por “casualidad” me encontré escuchando algunas canciones al azar de este disco. Grata sorpresa,  está el sonido pop clásico de la banda y el lado tirado al mas puro estilo de Black Rebel Motorcycle que tanto los caracterizo, pero esta (más valioso aun) un real esfuerzo por volver a hacer canciones provocativas y glamorosas. Se nota un mucho mejor trabajo en las guitarras con composiciones imaginativas que pensaba ya extintas.
Me da gusto ver a bandas consagradas regresar con materiales que realmente valen la pena y este es uno de ellos, altamente recomendable parece un esperanzador borrón y cuenta nueva en la carrera de la banda e incita a la fantasía y emoción que acompaña a los encuentros y desencuentros románticos.





Eclipse de Memoria - La Barranca

La música sin emoción me produce una “weba” terrible, por eso cada que me comentan que la barranca es una banda de música para velorios o para correr borrachos de fiestas, no puedo hacer más que sentirme desconcertado, será que me equivoco en mi forma de ver emoción y genialidad en la música? Es probable, pero para mi la barranca es la banda más interesante en la escena de la música mexicana.  Esta producción significa un esfuerzo de la banda por dar una vuelta de tuerca y buscar otros caminos, en varias piezas lo consiguen y en otras mas lo siento un tanto artificial pero después de tantos años y discos sigue sorprendiéndome la convicción de JMA por hacer canciones de emociones puras y de ritmos plagados de elegancia.
Momentos estremecedores en piezas como –En cada movimiento, Flores de Invierno, El tiempo es Olvido y Sequia- me hacen recapitular y analizar que  si realmente esto no es emoción y música en su estado más genuino, entonces no sé qué lo sea y que tal vez mi concepción de música y amor por ella está completamente errado y aislado en un camino de encrucijadas donde lo mejor seria detenerse a valorizar y replantear nuevamente la pregunta ¿Entonces a qué diablos puedo llamarle música?




The Next Day - David Bowie

Ningún otro disco en el año me causo tanta expectativa, pero realmente es justificado decir que es de lo mejor del año? Casualmente la “crítica especializada” asi lo considera. El primer track una verdadera joya The Next Day al puro estilo de Scary Monsters y Low no hace falta decir mas, es Bowie de regreso con una canción contundente. Y así muchas piezas son como obras expuestas para admirar y dar a conocer la carrera del artista, no hay melancolía en el disco, si al caso el sencillo We are we now? Lo hace sin compasión.  Trate de no dejarme llevar por la devoción que este artista me inspira y no creo estar equivocado, es un estupendo disco que calla los rumores sobre un lamentable estado anímico-físico de Bowie, por favor el señor esta mas que vivo y su voz tan trémula como siempre.
Los arreglos de metales (aunque pocos) son completamente geniales, quizá no es el disco mas propositivo en su carrea y tal vez no llega a la genialidad de otros de sus discos, pero valla eso era pedir demasiado lo que si, es un disco perfecto para entrarle a Bowie ese “viejo” al que generaciones enteras rinden tributo ya sea por su música o por su forma de tejer una vida, ambas llenas de aciertos y errores siempre afrontados con la genialidad de un ser irrepetible.






5 – Vicentico

Hace falta oro disco mas de amor-desamor? En estos días donde la música esta monopolizada por estos temas, sinceramente que flojera. Como sobresalir de entre todos ellos? Bueno hay que darle una oportunidad a este álbum para responder a la pregunta.
Se nota un Vicentico decidido a hacer un disco para el mismo, con varias piezas que han marcado su historia y a las cuales rinde tributo con temas de Roberto Carlos, Xuxa y Abba podría pensarse en el repudio de su público “rockero”  aun así poco le importo y el mejor ejemplo es el sencillo –Creo que me enamore- una balada en todo el sentido de la palabra que marca la tónica de todo el disco. Si vas a hacer un disco 100% romántico entonces debes indagar en la historia musical de Latinoamérica que es tan rica en este tipo de elementos y Vicentico ofrece sin prejuicios su visión a cerca de ella, ahí donde muchos ven “música vanal” el vio un oasis inexplorado, ahí en donde músicos del extranjero expresan respeto hacia una música que para ellos es inclasificable.




Pale Green Ghosts - John Grant

Como puede haber esperanza en un mensaje tan desolador? Asi son los grandes discos, terminan por llevarte a extremos opuestos en su discurso. La música compuesta en este álbum no pretende encontrar el hilo negro y sin embargo si muestra un camino de cómo hacer música diferente, de cómo vale más una voz bien direccionada que virtuosa. Alguna vez un conjunto de músicos le hizo el favor a John Grant de grabarle un disco, como una especie de caridad a un personaje con una enfermedad terminal como el. El resultado es sorprendente y acogedor , un disco que en su depresión encuentra luminosidad y que en su angustia evoca a las baladas de finales de los 60.
Cuando las canciones parecen ir en una línea bien definida es cuando de repente nos asaltan arreglos geniales de guitarras, de syntes abusando del efecto pitch, de trémolos retro-galacticos. Pasado y presente, es la lección que ya deberíamos de haber aprendido hace tiempo.





Friday, November 29, 2013

TOOL EN MEXICO



2013 cierra con una noticia que no esperaba, la presentación en mexico de la banda mas “potente” que halla podido escuchar, pero ya he hablado bastante de ellos en reiteradas ocasiones así que esta vez  solo celebraremos su llegada con 10 de sus mejores canciones, en orden cronológico.
En definitiva es una banda “difícil” exige paciencia (sin caer en pretensiones intelectuales de que se les ha cubierto) pero para cualquier que se diga “fanático” de la música es un buen momento para intentar oírles y decidir si les desechan o si se arriesgan a permanecer en esta maquinaria tan inclasificable.


JERK OFF

Lejos aun estaban las épicas composiciones de TOOL pero su giño a las canciones convencionales se hace presente en este primer trabajo (Opiate) puede sonar a un punk sofisticado, a un metal-hard rock descompuesto, lo que es un hecho es que las viseras y el desconcierto en sus riffs hace de Jerk Off una delicia frenética con una voz casi femenina que al cabo de unos segundos se transmuta hacia pasajes ásperos, los riffs de guitarra ya tenían toda la marca registrada y bajo-bateria la cobijan durante los breves pero intensos minutos de esta canción que termina con la tierna frase “Shoot you in your fuckin' head” (con la forma de vocalizar de MJK queda mas que claro)








PRISION SEX
Casi de la mano llega su 2ª producción de manera profesional. Prision Sex es torcida, es melodiosa e incluso incita a bailar de la forma mas descompuesta que podamos imaginarnos. Con su pegajoso beat y vocalización ( peligrosamente hip hop) que como seria costumbre es solo el grito de guerra que concluye en una bestialidad de notas oscuras y densas. Con este tema salían de lo subterráneo para llegar a las masas que para bien o mal no los verían de forma indiferente. Completamente del otro lado esta el tema Sober el cual escuche hasta el cansansio en mi adolescencia y aunque es de mis preferidos opte por no incluirlo.







SOBER

Sober va por default, es la canción con la que los conocí, es solo desaliento o mas bien es el reflejo de la desesperación, que para muchos significo el inicio de una década en la cual no parecía haber cabida para las ideas de una nueva generación que parecía decepcionada y que vivía una resaca interminable. Esta canción va a contarnos de los caminos que TOOL tomaría en un futuro y como su música toma ritmos cadenciosos que de repente estallan a la mínima provocación.






ANEMA

Una ruptura con su pasado se ve claramente en esta pieza de sonidos industriales, con el increíble papel protagónico que a partir de aquí tomaría el bajo. La guitarra casi galáctica y la batería tribal formaban una amalgama de ritmos apocalípticos al mejor estilo de las novelas futuristas de los años 80. Una de las mas perfectas canciones de aquella década, con esto se alejaban del resto (si es que alguna vez  fueron parte de), de la pose de banda de culto que tanto repudio les provocaba y se posicionaban en el lugar donde solo los músicos excepcionales pueden estar.






PUSHIT

A quien le importa si una banda suena a X o Y cosa? Obviamente a la gran mayoría, cuando TOOL llega los oídos de alguien se les puede intentar clasificar y se puede usar la fácil salida “eso ya se ha hecho” para mi esta canción es la primera (de muchas) que hace referencia a sus influencias pero lo hace como debe hacerse, es decir, debe tomarse la esencia, la emotividad y no la estructura. Esta canción me produce la sensación de estar escuchando a King Krimson, a Pink Floyd, a Zappa, a Talk Talk, a FautoV, a Genesis y sin embargo al analizarla no encuentro un fragmento claramente reconocible solo encuentro pasajes nuevos, asi que no intelectualizo mas y de aquí en adelante me dedico solo a disfrutar su trabajo.






THIRD EYE

Otro tema mas que derrumbaría esquemas, el ultimo de LP y quizá el mas arriesgado, representa también un nuevo planteamiento en su forma de trabajar pues declaran que fue el primero en ser grabado-compuesto y de ahí en adelante comenzarían siempre por el mas “elaborado” dicen que asi las cosas fluyen mejor. La primer canción de carácter épico en la discografía de TOOL. Una verdadera sinfonía prehispánica compuesta a base de figuras o líneas melódicas enmarañadas, no hay que buscar una estructura lógica o amigable en ella pues no la hay, todo es instinto y bestialismo. La amas o la odias no hay mas.






THE GRUDGE
Años de silencio y rumores preceden el álbum numero 3 (3 ½) de la banda. Que inicia con este espectacular tema, se percibe que es TOOL sin embargo ahora la maquinaria parece reconstruida con tecnología interplanetaria, jamás había escuchado instrumentos tan perfectamente grabados y MJK jugando en cada verso con elaboradas vocalizaciones (el solo vocal de 20 segundos bestiales), la elegancia y madurez había llegado a cada uno de estos instrumentistas y se notaba en cada nota de esta hermosa pieza.





PARABOLA

Una contundente pieza que resume la carrera de la banda y complace (quizá conscientemente) al público sediento de nuevos ídolos.






LATERALUS

Otro tema épico que da nombre al disco y que hace referencia al culto que sus integrantes tiene por la matemática y en general cualquier disciplina dedicada al cultivo del pensamiento. Una melodía que pasea en cambios de compases con tal facilidad que en lugar de sorprender parece infundir preocupación a sus muchos imitadores (después de este disco parecerían multiplicarse).





JAMBI

Una verdadera metralla a las cuerdas de la guitarra y un “solo” a base de un talk box (mierda porque no se me ocurrio antes) reafirman que TOOL esta de regreso con temas de manufactura impecable. Su fuerza está en la inventiva de una formula sonora que ya puede llamarse patente.





THE POT
 Una canción perfecta… hace falta decir mas?






MAYNARDS DICK


Podria llamársele un “bonus” pareciera una forma de protesta hacia lo convencional, hacia las baladas “facilonas”, hacia las modas impuestas por el mercado. Con todo y ello no deja de sonar interesante, es decir, TOOL tocando 4/4 bajo la fórmula impuesta por los sonidos de la época? Ya deberíamos saber que no es posible, espera al final de la canción con un MJK más irreverente de lo normal, por dios!!!! la forma de cantar no es humana.